terça-feira, 21 de dezembro de 2010

férias....

ola pessoa o 1º acabou né, foi bem corrido e cheio de coisas para fazermos mas conseguimos vencer todas as dificuldades, vamos tentar não abandonar o blog da nossa sala e vamos continuar aqui tudo o que nós apredemos e o que nós ainda vamos realizar no futuro!!!!!!!

Ana Carolina

segunda-feira, 6 de dezembro de 2010

E agoraaa?!

Leandroooo Bessa e Thurmaaa do 1° PP.....
Agora que o semestre praticamente acabou o que será do nosso blog?!
beijooooos pessoal!

quinta-feira, 18 de novembro de 2010

Arte Moderna por Camila Marinho Mendes

Final do séc. XIX e início do séc. XX, o pensamento e a tradição européia estavam se esgotando, os novos artistas e pensadores estavam surgindo para mudar radicalmente o que seus mestres do passado tinham executado e idealizado.Alguns estudiosos marcam o início da Arte Moderna em meados do séc. XIX, com o Impressionismo.Os artistas na virada do século, queriam algo que não fosse parecido com o clássico e nem que copiasse a natureza, queriam uma simplicidade diferente da Renascença e do Barroco.Nenhum outro período em uma cultura produziu e sofreu influências de obras tão diversas como este. O ser humano tem mania de classificar toda forma ou estilo de alguma produção, mas diante de tanta multiplicidade de trabalhos que foi produzido no séc. XX, os maiores artistas não chegam a se encaixar em nenhum estilo específico. Alguns artistas da Arte Moderna:Pablo Picasso,Vicent Van Gogh,Henri Matisse.

quarta-feira, 17 de novembro de 2010

O que é Arte Contemporânea?

É um período artístico que surgiu na segunda metade do século XX e se prolonga até aos dias de hoje. Essa arte apresenta para um observador distanciado uma sucessão de algo caótico. Todos os conceitos que serviram de base à apreciação e criação das gerações anteriores foram sistematicamente postos em causa, e pouco depois acabaram por ser recusados ou ultrapassados pelos artistas.
Na arte como na imaginação não existem limites, e isso parece ser a primeira ideia que os artistas têm procurado transmitir. O caminho dessa arte centra-se nos movimentos artísticos que evidenciaram a ruptura com os conceitos tradicionais da arte, colocando pela primeira vez a questão do fim da estética. Movimentos esses, como: Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, Op Art, Hiperrealismo, Land Art e outros.

A "arte" tornou-se uma reflexão actuante sobre o próprio sentido que enforma o mundo. A significação que desponta em cada gesto, cada objeto.
E por fim, se pode ainda concluir que embora as influências locais estejam sempre presentes na arte, atualmente fruto de uma globalização incontornável, os artistas se inspiram em muitas ideias e estilos internacionais.

Aluna: Ana Paula Ferreira de Oliveira

segunda-feira, 8 de novembro de 2010

Arte contemporanea e moderna

Quando se fala em arte classica não é para designar tudo o que é produzido no momento, e sim aquilo que nos propõe um pensamento sobre a própria arte ou uma análise crítica da teoria visual. Como dispositivo de pensamento, a arte interroga e atribui novos significados ao se apropriar de imagens, não só as que fazem parte da historia da arte, mas também as que habitam o cotidiano. O belo contemporâneo não busca mais o novo, nem o espanto, como as vanguardas da primeira metade deste século: propõe o estranhamento ou o questionamento da linguagem e sua leitura.
A arte moderna se refere a uma nova abordagem da arte em um momento no qual não mais era importante que ela representasse literalmente um assunto ou objeto (através da pintura e da escultura) o advento da fotografia fez com que houvesse uma diminuição drástica.

segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Arte Moderna e Contemporânea

Arte moderna foi um período de onde surgiu a liberdade de expressão artística permitindo o surgimento de vanguardas européias como: o surrealismo, flauvismo, futurismo, tachismo, expressionismo, cubismo e muito mais.Foi a libertação do tradicional buscando o que era novo, diferente.Com o rompimento do que era clássico surgiu a liberdade para a utilização de cores vivas, sombras, formas, figuras deformadas, cenas sem lógicas.E com o surgimento da fotografia o movimento ficou mais forte ainda se libertando de representações formais, clássicas.
Já a arte contemporânea já não buscava mais o que era novo mas sim a linguagem de tudo o que se vê e do que se faz, produzindo a todo tempo novos significados que exigem um olhar crítico e diferente do espectador.Na verdade é a reunião da diversidade de estilos, movimentos e técnicas de todas as épocas e do tempo em que se vive.

Bárbara Silva

sexta-feira, 29 de outubro de 2010

Perspectiva sobre arte contemporânea

Esse conceito sobre arte contemporânea eu encontrei na enciclopédia digital do Banco Itaú, e achei muito interessante o modo como difiniram esta arte, toma aí pessoal:
Quando se fala em arte classica não é para designar tudo o que é produzido no momento, e sim aquilo que nos propõe um pensamento sobre a própria arte ou uma análise crítica da teoria visual. Como dispositivo de pensamento, a arte interroga e atribui novos significados ao se apropriar de imagens, não só as que fazem parte da historia da arte, mas também as que habitam o cotidiano. O belo contemporâneo não busca mais o novo, nem o espanto, como as vanguardas da primeira metade deste século: propõe o estranhamento ou o questionamento da linguagem e sua leitura.
Geralmente, o artista de vanguarda tinha a necessidade de experimentar técnicas e metodologias, com o objetivo de criar novidades e se colocar à frente do progresso tecnológico. Hoje, fala-se até em ausência do "novo", num retorno à tradição. O artista contemporâneo tem outra mentalidade, a marca de sua arte não é mais a novidade moderna, mesmo a experimentação de técnicas e instrumentos novos visa a produção de outros significados. Diante da importância da imagem no mundo que estamos vivendo, tornou-se necessário para a contemporaneidade insinuar uma critica da imagem. O artista reprocessa linguagens superfície e sua poética. Ele tem a sua disposição como instrumental de trabalho, um conjunto de imagens. A arte passou a ocupar o espaço da invenção e da crítica de si mesmo.

quarta-feira, 20 de outubro de 2010

Arte Contemporânea - por Mayara Rosa


Arte CONTEMPORÂNEA é um período artístico que surgiu na segunda metade do séc XX e que por incrível que se pareça vem se prolongando até os dias de hoje.A arte então começa a incorporar ao seu repertorio questionamentos bem diferentes das rupturas propostas pelas ARTE MODERNA e as VANGUARDAS MODERNISTAS.Então nos meados das décadas de 60 e 70, notou-se que a arte produzida naquele período já não mais correspondia à arte moderna do inicio do século XX,sendo assim a arte contemporânea logo entra em cena a partir dos anos 70, quando as importantes  mudanças do mundo e na nossa relação de tempo e espaço transformam globalmente os seres humanos.
E os artistas contemporâneo tem outra mentalidade, a marca de sua não é mais a novidade moderna , mesmo a experimentação de técnicas e instrumentos novos visa a produção de outros significados.E como vemos hoje,diante da importância da imagem no mundo em que vivemos,tornou-se mais que necessário para a contemporaneidade insinuar uma critica da imagem.O artista contemporâneo tem a preocupação de exigir também do espectador uma determinada atenção, um olhar que critica.O pintor dessa arte sabe que pinta sobre uma tela virgem,e é indispensável saber ver o que está atrás do preto: HISTÓRIA...O que vai determinar contemporaneidade é a qualidade da linguagem, o uso preciso do meio para expressar uma idéia, onde pesa experiência e informação.
Enfim,não tem muita coisa a ser colocada ate porque meus colegas abaixo também falaram do mesmo assunto que eu,então destaquei o que eu mais achei interessante e importante sobre a arte contemporânea que envolve também a arte moderna...

;) 
Flw..

terça-feira, 19 de outubro de 2010

conceito de arte moderna e contemporanea.

Aluna:Vívian Amanda Gondim Gonçalves.

A arte moderna é uma manifestação artística do século XIX, em meados dos anos 70, referindo uma nova abordagem da arte sem a preocupação de representar claramente ou literalmente o assunto ou objeto proposto, através da pintura e da escultura. Nas primeiras décadas do movimento, a arte moderna foi um fenomeno europeu. As primeiras obras conhecidas partiram dos românticos e dos realistas. Depois, os impressionistas e os pós- impressionistas partilharam a idéia para representar a luz, o espaço através da cor e da pintura. Poucos anos antes da I Guerra Mundial, desenvolveu-se o fauvismo, cubismo, expressionismo e futurismo. Portanto a arte moderna nada mais é do que a renovação das obras e o questionamento sobre o belo, considerando que a beleza nada mais é do que se vê.
Já a Arte contemporânea, como explicou o professor Leandro Bessa, está presente em todos os movimentos, já que contemporaneidade significa expressar o momento atual, o aqui e o agora. Quando se fala em arte clássica não é para designar tudo o que é produzido no momento, e sim que analisamos criticamente. A partir de tal análise, a arte adquire novos significados. No dicionário, contemporanea significa ser do mesmo tempo, da época atual, do tempo em que se fala.

segunda-feira, 18 de outubro de 2010

A arte Moderna e a Contemporânea - Ana Carolina

A arte Moderna: Existe o concenso de que ela está estritamente relacionada com as Vanguardas artísticas que se proliferam no inicício do século XX, onde a idéia de moderno está relacionada com uma forma de lidar com o problema estético, repudiando as regras da tradição e buscando o "espírito da época". Os artistas não queriam simplesmente copiar a natureza e buscavam uma simplicidade diferente da Renascença e do Barroco.

A arte Contemporânea: É um período artistico que surgiu na segunda metade do século XX e se prolonga até hoje. A arte começa a incorporar ao seu repertorio questionamentos bem diferentes das rupturas propostas pelas arte Moderna e as Vanguardas Modernistas. Este período evidencia- se fulminantemente na década de 60, com o aviso de uma viagem ao espaço. As formas dos objetos tornam- se, quase subitamente aerodinâmicas, alusivas ao espaço.
A partir de meados das décadas de 60 e 70, notou- se que a arte produzida naquele período já não mais correspondia à Arte Moderna do início do século XX. A arte contemporânea entra em cena a partir dos anos 70. O belo contemporâneo não busca mais o novo, nem o espanto, como as Vanguardas da primeira metade deste século. O artista passa a criticar a imagem ele processa linguagens, superfícies e sua poética.

Ana carolina Sousa Jorge

domingo, 17 de outubro de 2010

Arte Moderna - Bruno Haringl

Arte Moderna : termo genérico usado para as produções artísticas do fim do século XIX até meados de 1970.
É marcada pela nova caracterização da arte, em que se houve um distanciamento da necessidade de representar apenas a realidade (na pintura e escultura por exemplo); apartir do surgimento da fotografia, começa a se entender a arte como livre dessa responsabilidade e assim, toma-se como propósito a 'liberdade de expressão artística'.
Nascem as vanguardas européias : surrealismo, flauvismo, cubismo, surrealismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo .. etc

Bruno Adan Vieira Haringl.

Arte Moderna - por Hector Esbaltar.

“Durante o advento da arte modernista, ocorreu o avanço da fotografia, que por sua vez libertou a pintura da obrigatoriedade realista documental.” (Postado Rhafael Chaul às 14: 32 dia 17 de outubro de 2010)
Decidi desta vez não procurar definições prontas, decidi refletir usando toda a liberdade que a faculdade nos trás, posso está errado mais quero tentar expor um ponto de vista. Comecei, então, com a citação do nosso colega de sala, pois é justamente isso que eu pude perceber. A Arte Moderna foi uma espécie de “Carta de Alforria” para os artista, pois com a fotografia, eles não precisavam mais se preocupar em representar com perfeição a realidade. Isso torna possível, o que na minha opinião é fundamental em qualquer atividade artística, a representação com sentimento, com expressividade. Os artista agora tinha liberdade para brincar com cores, sombras formas, sendo assim, puderam transmitir sentimento.
Houve, no começo, uma certa rejeição por parte da sociedade. Eles estavam acostumados com algo diferente e assim, do nada, aparecem imagens aparentemente sem sentido e sem preocupação com o que é a reliadade; esse espanto durou pouco, para quem realmente entende a essência da arte. Estão inclusos na Arte Moderna também; cubismo, construtivismo, surrealismo, dadaísmo, suprematismo, neoplasticismo, futurismo.

Hector Hiago de Jesus Esbaltar.

Conceito de Arte Moderna

O conceito de arte moderna designa toda criatividade e produção artística que iniciou no fim do século XIX, e se estendeu até os anos de 1970. A arte modernista, segundo alguns estudiosos, “conversa” com todos os estilos dos demais movimentos artísticos , como forma de experimentar novas visões, porém no início do modernismo buscou uma negação a tudo que era anterior na arte.

A Arte moderna abrange o cubismo, o construtivismo, surrealismo, dadaísmo, suprematismo, neoplasticismo, futurismo, o expressionismo abstrato, o tachismo, e a busca de várias referências afim de encontrar novidade, apesar da “colcha de retalhos” artística. Durante o advento da arte modernista, ocorreu o avanço da fotografia, que por sua vez libertou a pintura da obrigatoriedade realista documental.

Dentro dos parâmetros da arte moderna, a própria fotografia, além de documentar, incorporou em si características de expressão artística, ao imprimir uma estética que transitou do belo ao experimental, e assim como grande parte das expressões de arte moderna, fazer o ser humano pensar perante uma fotografia a respeito de sua realidade.

Diferente da, romântica, realista e demais movimentos, a arte moderna visou experimentar novas visões e expressões inéditas sobre a natureza e o ser humano. Esta foi a base de pensamento do movimento modernista.

A partir da década de 50, surgiu o expressionismo abstrato, o pop-art e a arte mínima. Na década de 60, surgiram a arte da terra, a arte do desempenho, e no campo da fotografia surgiu o fotorealismo.

Fontes:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_moderna
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=355

terça-feira, 14 de setembro de 2010

Monalisa




Sua pintura foi iniciada em 1503 e é nesta obra que o artista melhor concebeu a técnica do sfumato. O quadro representa uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco tímida. O seu sorriso restrito é muito sedutor, mesmo que um pouco conservador. O seu corpo representa o padrão de beleza da mulher na época de Leonardo. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, senão, o quadro mais famoso e valioso de todo o mundo. Poucos outros trabalhos de arte são tão controversos, questionados, valiosos, elogiados, comemorados ou reproduzidos. Muitos historiadores da arte desconfiavam de que a reverência de Da Vinci pela Mona Lisa nada tinha a ver com sua maestria artística. Segundo muitos afirmavam devia-se a algo muito bem mais profundo: uma mensagem oculta nas camadas de pintura. Se observarem com calma verá que a linha do horizonte que Da Vinci pintou se encontra num nível visivelmente mais baixo que a da direita, ele fez com que a Mona Lisa parecer muito maior vista da esquerda que da direita. Historicamente, os conceitos de masculino e feminino estão ligados aos lados - o esquerdo é feminino, o direito é o masculino

Obs: A pintura a óleo sobre madeira de álamo encontra-se exposta no Museu do Louvre, em Paris, com o nome oficial de Lisa Gherardini, mulher de Francesco del Giocondo, e é a sua maior atração.


Leo Godoi

Tete j




Artista: Joan Miró

Aluno: Leo Godoi

Deus cria o primeiro homem.



A Criação de Adão é um afresco de 280 cm x 570 cm, pintado por Michelangelo Buonarroti por volta de 1511, que figura no tecto da Capela Sistina. A cena representa um episódio do Livro do Gênesis no qual Deus cria o primeiro homem: Adão.
Deus é representado como um ancião barbudo envolto em um manto que divide com alguns anjos. Seu braço esquerdo está abraçado a uma figura feminina, normalmente interpretada como Eva – que ainda não foi criada e, figuradamente, espera no céu para ganhar uma forma humana. O braço direito de Deus está esticado para criar o poder da vida de seu próprio dedo para Adão, o qual esta com o braço esquerdo estendido em contraposição ao do criador. Os dedos de Adão e de Deus estão separados por uma pequena distância.
A composição é obviamente artística e não literal, já que Adão é capaz de alcançar Deus mesmo antes de ter ganho vida. Pela mesma razão, Eva é vista representada antes de sua própria criação. Esse motivo levou algumas pessoas a acreditar que a figura feminina fosse a primeira esposa mística de Adão, Lilith; Entretanto, essa interpretação não faz o menor sentido por Lilith também ter sido criada depois de Adão.
As posições de Deus e Adão, a pintura do braço direito de Deus e esquerdo de Adão são quase idênticas e representam o fato de que, como diz o Gênesis 1:27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O dedo indicador de Adão, a mais famosa representação do afresco, não é de facto um trabalho de Michelangelo. Ele foi danificado durante reparos de um desabamento em meados do século XVI e foi repintado por um restaurador do Vaticano.

Ana Clara de Oliveira

Tuna Fishing





Pesca de Atum (Homenagem a Meissonier) foi pintado por Salvador Dalí em 1966-1967 e é visto por muitos como uma das últimas obras-primas de Dalí
. Cheio caoticamente com a luta violenta dos homens na imagem e os peixes grandes. A facadas faca dourada no peixe eo mar azul-turquesa fica vermelho de sangue.

Rayana Vilela Pimentel

segunda-feira, 13 de setembro de 2010

A Lição de Anatomia do Dr. Tulp - Rembrandt

A Lição de Anatomia do Dr. Tulp, é uma pintura a óleo sobre tela de Rembrandt, pintada em1632. É uma de suas obras mais famosas e revolucionárias.

A obra retrata uma aula de anatomia do doutor Nicolaes Tulp. O corpo que aparece no quadro é de um marginal que havia sido condenado à morte por assalto a mão armada no dia anterior à lição. Lições de anatomia realmente existiam e aconteciam em anfiteatros,dadas por doutores anatomistas.

Aluno: Ian Gabriel P. de Castro


Oi galeraa!.Na obra de Sandro Botticelli, “O Nascimento de Vênus”, a deusa do amor é retratada nua, absoluta, sensual, totalmente profana, como o seu mito eterno.Vênus nasceu da espuma do mar. Quando Saturno (Cronos) cortou os testículos do pai, Céu (Urano), destronando-o, atirou-os ao mar. Dos testículos amputados de Urano, uma grande espuma foi formada no mar, de onde nascia Vênus, ou Afrodite, a mais bela de todas as deusas.É este momento sublime, o nascimento da deusa do amor, que nos retrata a bela obra de Botticelli. Ao nascer no meio do mar, Vênus é amparada por uma grande concha de madrepérolas. Uma Vênus nua, de cabelos longos e dourados, é apresentada no centro da obra, com todo o seu esplendor. Delicadamente, com uma das mãos cobre um dos seios, e com a outra mão, conduz a longa cabeleira dourada a esconder-lhe o sexo divino. Vênus aparece nua e a insinuar a nudez, sutilmente coberta, pronta para ser revelada.Zéfiro surge à esquerda de Vênus, abraçado à sua eterna companheira, a ninfa das flores, Cabe ao vento do oeste soprar a bela deusa para a ilha de Chipre. Clóris sopra sobre a deusa singela e belas violetas. Á esquerda, já na ilha de Chipre, está uma das Horas, que prepara uma túnica imortal para cobrir a deusa do amor.“O Nascimento de Vênus” é ao lado da estátua da Vênus de Milo, a representação mais conhecida do mito de Vênus-Afrodite. Tornou-se uma das obras mais difundidas nos tempos atuais, eternizando o seu criador. É um dos ícones mais representativo do Renascimento.
Laura Peres Seabra

Abaporu - Tarsila do Amaral


Oi gente! Abaporu é o quadro mais importante já produzido no Brasil. Tarsila pintou um quadro para dar de presente para o escritor Oswald de Andrade, seu marido na época. O nome Abaporu que significa 'o homem que come', inspirou Oswald a escrever o Manifesto Antropófago e posteriormente o Movimento Antropofágico, que tinha a intenção de "deglutir" a cultura européia e transformá-la em algo bem brasileiro. Este Movimento, apesar de radical, foi muito importante para a arte brasileira e significou uma síntese do Movimento Modernista brasileiro, que queria modernizar a nossa cultura, mas de um modo bem brasileiro. O "Abaporu" foi a tela mais cara vendida até hoje no Brasil, alcançando o valor de US$1.500.000. Foi comprada pelo colecionador argentino Eduardo Costantini. Bom, é isso! beijos Maria Eduarda Gragnani

Jane Avril - Henri de Toulouse-Lautrec (1899)


Galera, escolhi essa obra do pintor Lautrec pois ela têm uma ligação direta de Arte com Publicidade. Lautrec foi um pintor pós-impressionista conhecido por pintar a vida boêmia de Paris no final do século XIX. Revolucionou o design gráfico dos cartazes publicitários, ajudando a definir o estilo que seria posteriormente conhecido como Art Nouveau.
Lautrec não apenas faz pinturas, como também cartazes promocionais dos cabarés e teatros, fazendo-se presente na revolução da publicidade do século XIX, onde a arte deixa de ser patrocinada e financiada apenas pela Igreja e os nobres, para ser comprada e utilizada pelo comércio crescente gerado pela Revolução Industrial. O cartaz litográfico colorido é uma nova ferramenta de divulgação de locais de lazer parisienses.
Sua habilidade em capturar as pessoas em seu ambiente de trabalho, com a cor e o movimento da pululante e opulenta vida noturna porém sem o glamour. Usava muito vermelho, em geral de maneira contrastante, usava o cabelo cor de laranja e a cor verde limão para traduzir a atmosfera elétrica da vida noturna. Era um mestre do contorno, podia retratar cenas de grupos de pessoas onde cada pessoa é individual (e na época podia ser identificada apenas pela silhueta). Sua pintura é gráfica por natureza, nunca encobria por completo o traço forte do desenho. O contorno simples era a "marca registrada" de Lautrec desde o início da carreira como designer de cartazes. Não pintava sombras. Sua pinturas sempre incluiam pessoas (um grupo ou um indivíduo) e não gostava de pintar paisagens.

Obs.: Jane Avril foi uma dançarina francesa do can-can e uma das musas do pintor pós-impressionista Henri de Toulouse-Lautrec.

Reginaldo Mikael Nakano

Vanessa Bazi ---- ROMERO BRITTO ---


A Absolut Vodka, dona da marca de vodka mais conhecida do mundo convidou Romero Britto, pela segunda vez consecutiva, para projetar sua garrafa comemorativa do 25o aniversário da empresa.

Além disso, Britto projetou uma embalagem de presente para duas garrafas da preciosa Vodka. Mais de 850.000 embalagens foram produzidas, e, rapidamente, tornaram-se artigos de colecionadores.

Os anúncios da Absolut Britto foram divulgados na USA Today e US Magazine, entre outras publicações.
Romero é conhecido como artista pop brasileiro, sendo radicado em Miami. Suas obras caíram no gosto das celebridades por sua alegria e sua cor, tendo sido alçado para a fama ao realizar a ilustração de uma campanha publicitária para a vodca Absolut. Começou no mundo do "grafite" e hoje é o artista preferido de vários atores e atrizes hollywoodianos. Porém nunca obteve sucesso com a crítica especializada, uma vez que se trata de um artista cujo trabalho é por demais determinado pela indústria cultural, sendo impossível distinguir até que ponto seu trabalho deve ser visto como arte ou como prática de marketing.
O Grito é uma pintura do norueguês Edvard Munch,no ano de 1893.É um momentos de profunda angústia e desespero existencial,onde a fonte encontrada para essa obra foi a vida do própio artista,sempre teve a vida muito sofrida,e um dia passeando por uma ponte com amigos se viu nessa cena:
''Passeava com dois amigos ao pôr-do-sol – o céu ficou de súbito vermelho-sangue – eu parei, exausto, e inclinei-me sobre a mureta– havia sangue e línguas de fogo sobre o azul escuro do fjord e sobre a cidade – os meus amigos continuaram, mas eu fiquei ali a tremer de ansiedade – e senti o grito infinito da Natureza.''
Escolhi essa tela,pelo motivo de acha-lá muito expressiva,essas misturas de cores fortes representa um sentimento amargurado e triste.Boa tarde á todos.
Camila Marinho Mendes.

Mercado de escravos com o busto de Voltaire desaparecendo (Salvador Dali/1940)

Bom gente, essa é uma das obras do qual mais gosto. O surrealismo faz a gente "viajar" procurar outras figuras, sentidos, histórias.
Pode se ver dois mercadores de escravos e alguns negros. Um deles, está de joelhos, como se pedindo clemência, diante de um dos mercadores. Esta imagem mostra subliminarmente, dentro da arcada,o busto de um idoso, Voltaire, que era contra a abolição da escravatura. Dali, se utilizou da arte para criticar a escravidão. Experimente olhar a imagem, com os olhos meio fechados: O arco entre as colunas é a cabeça; as cabeças dos dois mercadores formam os dois olhos de Voltaire.
By : Antônio Vinicius Bastos

domingo, 12 de setembro de 2010

Pitoresco

A partida de Xadrez. 1943
Vieira da Silva
óleo sobre tela e traços de carvão, 81x100cm.


Esta obra é muito interessante pois os jogadores se confundem com o fundo que por sua vez se confunde com o tabuleiro.A autora Maria Helena Vieira da Silva 1908/1992 era portuguesa e foi naturalizada francesa, também chegou a morar no Brasil.

Marcos Antonio


Lua nova


A Lua Negra, que é associada à Lilith, a primeira mulher de Adão, cujo sexo se abria no cérebro, está ligada essencialmente às noções do intangível, do inacessível, da presença desmedida da ausência, da hiperlucidez dolorosa, de tão intensa. Mais que um centro de repulsão oculto, as Lua Negra encarna a solidão vertiginosa, o Vazio Absoluto (...).
Está sempre ligada a fenômenos extremos, oscilando entre a recusa e a fascinação. Se não atinge o Absoluto, que procura apaixonadamente, o ser marcado pela Lua Negra prefere renunciar ao mundo, mesmo que ao preço de sua própria destruição ou do aniquilamento de outra pessoa. Mas se o ser sob a influência da Lua Negra consegue transmutar o veneno em remédio, ela permite o acesso á porta estreita da luz (...). A Lua Negra, assim, designa uma via perigosa, mas que pode conduzir de maneira abrupta ao centro luminoso do Ser e à Unidade.
Jacek Yerka é um Polaco com 55 anos que muito cedo começou a sua incursão pela área artística. Oriundo de uma família virada para as artes - ambos os pais frequentaram a Academia de Belas Artes - toda a sua infância esteve rodeado de materiais que cativaram a sua atenção para o desenho e pintura. As suas primeiras memórias de infância são unicamente esboços, cheiro de pinturas, tinta, papel e pincéis.
Aluno: Mateus Adjuto Martins Graff

Heart - Keith Haring

Graziella Alves.

Bom, escolhi uma arte do Keith Haring por que achei interessante ele usar a arte do grafite de uma forma mais espontanea, ele representa uma arte moderna que me chamou atenção.
o artista foi um estudate de Dsigner grafico e interrompeu o curso para morar me nova york, onde iria descobrir o grafite, ja começava a tomar as ruas desenhando em paineis publicitarios vazios no metrô.
e foi nesses trabalhos, que Haring desenvolveu grande parte do seu vocabulario visual que viria a ser sua marca registrada.

sexta-feira, 10 de setembro de 2010

quinta-feira, 9 de setembro de 2010


- Oi geeente que está lendo ? Sou Hector Esbaltar e minha proposta é a Arte Gótica.
Jan van Eyck foi um pintor flamengo do século XV, irmão de Hubert van Eyck e pupilo de Robert Campin. Foi também o fundador de um estilo pictórico do estilo gótico tardio, influenciando em muito o Renascimento nórdico. Como tal, é visto como o mais célebre dos primitivos flamengos. Foi um pintor igualmente caracterizado pelo naturalismo, imperando na sua obra meticulosos pormenores e vivas cores, além de uma extrema precisão nas texturas e na busca por novos sistemas de representação da tridimensionalidade, ou seja, a perspectiva.
Bom Pessoal, sei que já vimos essa imagem, e não tive nem uma pretensão em postá-la, na verdade eu a achei muito interessante e resolvi colocá - la como uma representante da pintura Gótica. E o que eu achei interessante também é que não se sabe ao certo o que a imagem representa, embora a tese mais aceita seja o matrimônio. Não vêem ai um certo mistério ?? Quem sabe até mesmo intencional. A obra exibe o então rico comerciante Giovanni Arnolfini e sua esposa Giovanna Cenami, que se estabeleceram e prosperaram na cidade de Bruges (hoje Bélgica), entre 1420 e 1472
E o principal motivo para que eu postasse essa foto, claro, é o reflexo do espelho.. Gente, olha pra isso ?? Não é perfeito ?? acho legal por que parece meio que uma transição e, tipo, parece ter um pouco de Realismo, não sei dizer e não vou me arriscar sou para ARTE o que SABRINA SATO é para o INGLÊS. Bom , mais espero que tenham gostado :D

A Persistência da Memória - Salvador Dalí


Salvador Dalí foi um pintor espanhol nascido em 11 de Maio de 1904, em Fingueres, onde também morreu. Este quadro é um dos mais famosos deste pintor, no entanto, com apenas 24 x 33cm de medida, não foi um dos seus maiores em tamanho. Em bora os trabalhos do pintor tenham traços surrealistas, o mesmo introduz na sua criação um método próprio, ao qual nomiou "crítico-paranóico", já que em suas pinturas ele retrata cenas bizarras misturadas com cenas imaginárias. No quadro "A Persistencia da Memória" ele retrata uma cena parecida com uma praia, mas tambem objetos como uma mesa, e relógios derretendo ou quebrados, como se estivessem perdidos no tempo, se desgastando, assim como nós muitas vezes nos perdemos em nossas memórias de tempos passados e também nos perdemos na nossa preocupação com o tempo em si, o tempo que tivemos e ainda iremos ter.

Aluna: Gabriella Paula


''Retrato''
pintor:Auguste Toulmouche
nascido na França na cidade de Nantes no século XVIII,
(1829-1890)
A pintura mostra a sensibilidade da mulhere a delicadeza que possue ao executar simples gestos como segurar algo apoiar-se numa mesa.Observamos também a perfeição dos movéis,das roupas,das flores e da beleza da mulher.
Através das características apresentadas pela pintura,concluimos que a mulher pertencia a classe alta da sociedade.
Vívian Amanda Gondim Gonçalves.

quarta-feira, 8 de setembro de 2010

Surrealismo


Metamorphosis - Vladmir Kush
15.7 "x 11.8"
Pintor Russo, que se identifica com o 'Surrealismo de Metamorfose" ou "Fine Art".
Aluno: Bruno Adan Vieira Haringl.

terça-feira, 7 de setembro de 2010

O Realismo

























O Violeiro, 1899

O Realismo foi um movimento artístico que se manifestou na segunda metade do século XIX que se caracterizava pela intenção de uma abordagem objetiva da realidade e por interesses sociais. O Realismo representa uma reação ao subjetivismo do Romantismo. Sua objetividade sem conteúdo ideológico leva ao naturalismo. Assim muitas vezes Naturalismo e Realismo se confundem.
Almeida Júnior foi o primeiro artísta plástico brasileiro a retratar em suas telas o homem do povo, do interior em seu cotidiano, com destaques para personagens simples e anônimos o que até então era inédito na produção acadêmica brasileira.


By: Bárbara Silva

quinta-feira, 2 de setembro de 2010

Claude Monet


Aluna: Ana Paula Ferreira










Quadro: Impressão, nascer do sol
Pintor: Claude Monet

Sabia que foi esse quadro acima que deu origem ao nome do movimento impressionismo?
Pois é. Esse termo surgiu depois que o pintor e escritor Louis Leroy fez uma crítica ao quadro de Claude Monet, dizendo: "Impressão, nascer do Sol” – eu bem o sabia! Pensava eu, justamente, se estou impressionado é porque há lá uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel! Um papel de parede é mais elaborado que esta cena marinha."

O nome do quadro foi usado originalmente de forma pejorativa, mas Monet adotou o título, sabendo da revolução que estava iniciando na pintura.

Características importantes que se pode observar no quadro (e na pintura impressionista) são:
- A pintura mostra as tonalidades que os objetos adquiriram ao refletir a luz do sol num determinado momento.
- A figura não tem nenhum contorno nítido, pois o desenho tem de ser o principal meio estrutural do quadro e não apenas a mancha/cor.
- As sombras são luminosas
- Podemos afirmar que a mistura de cores é optica e não técnica, pois essa é uma das principais características da pintura impressionista.

'Impressão, nascer do sol' foi pintado em 1872, ele é uma paisagem do Havre (comuna francesa), e foi exibida na primeira exposição impressionista em 1874.




Aluna: Rhayssa Kückelhaus


Autor: Tarsila do Amaral


Titulo: Carnaval em Madureira


...............................................................................................


Bem o professor Leandro pediu-nos para comentar sobre a pintura, então vamos lá.


Tarlisa do Amaral foi inicialmente conheçida por seu trabalho junto com Oswald de Andrade e Mário de Andrade na eterna semana da Arte Moderna, os três dias que chocaram o Brasil e claro como Oswald, Mário e Tarsila tinham influência fora, a semanada teve quase os mesmos impactos em alguns países do exterior .


O tema central da arte de Tarsila caracterisa-se pela "carnavalização" do povo brasileiro, assim como é dito no livro de Mário de Andrade - Macunaíma. A gozação que tais utilizavam-se para ironizar, criticar, e questionar a "raça" do brasileiro. Ao observar a imagem pode-se notar que tais são altamente impostos pelas tonalidades de cores, ou de certa forma as cores primitivas, pois Tarsila brincava com essa ideia da infantilidade, a falta de geometria, as formas alongadas algumas representações que dessacraliza a arte, como assim disse nas obras de Picasso, já que seu objetivo junto com a celebração da Semana Da Arte Moderna era justamente essa, a dessacralização da arte e de tudo o que já havia sido inventado.


Para começar com as raças, veja as palmeiras, morros e claro as cores verde e amarela, temos então a presança do índio brasileiro. Agora repare nas mulheres com corpos alogados, esguios, a pele morena, os acessórios, tudo isso representa a cultura africana, o negro que veio para ser explorado pelos colonizadores. Agora, repare no centro da imagem, a fiel representação do europeu: a Torre Eiffel, repare novamente nas mulheres, mas dessa vez nas que estão perto da Torre, veja como elas são rechonchudas, isso caracteriza a mulher europeia que na época era vista como mulher boa aquela que tinha "carne","porte", para procriar e criar.


Portanto, apresento-lhes uma imagem que saiu dos movimentos promitivistas da Semana da Arte Moderna. Uma pintora que sempre apoiava-se na importâncias das vanguardas europeias, acreditava na liberdade de expressão incorporando o cotidiano e a "linguagem coloquial" com o tom de infantilidade em suas telas.


Beijos, Rhayssa

quarta-feira, 1 de setembro de 2010

Cruella De Vil
Keith Haring - Graffitti

"O graffiti ao utilizar o meio urbano como forma de expressão, contrario aos demais movimentos artísticos , que se inserem na sociedade através de um trabalho muitas vezes planejado e exposto em galerias e museus , faz com que seja bastante questionado. Um dos aspectos conceituais mais interessantes encontrados nessa linguagem (graffiti), é sem duvida, a questão da proibição, sempre presente , talvez um preconceito ou mesmo uma falta de informação a respeito do que acontece e a arte final prescrita no muro , faz com que muitos da população ajam a favor dessa proibição, ao visualizar esse tipo de ação. Ao observamos essa opressão, ou melhor dizendo essa proibição , percebemos que ela está ligada ao conceito de propriedade privada, ou seja, o que pensara o proprietário do espaço ao ver sua propriedade graffitada , sem sequer ser comunicado .
Engloba uma questão bastante ideológica ao nos referirmos a esse aspecto , porem a de convir que o graffiti por sua natureza intrínseca, sempre será marginal. Mas se focalizarmos o aspecto de pratica com as técnicas, de proposta de trabalho e de amadurecimento das obras , reconheceremos, num primeiro momento, uma fase de domínio marginal. Fase em que os artistas em "roles" pelas ruas da cidade pesquisavam e realizavam o graffiti basicamente preto e branco. Porem esse estilo, se é que podemos taxar dessa maneira, ainda tem suas raízes atuais , o fato de fazer graffitis com pouca elaboração e de maneira ilegal ainda aflora-se na mente dos artistas , assim podemos confirmar observado-se a cidade como um todo, e que em sua maioria é tomada por esse estilo, descrito como bombing , ou mesmo thronw-up, numa representação espontânea."


A sociedade é feita de transformações, portanto, a arte acaba se inserido nessa ideia. O graffitti é um exemplo disso, pois o ambiente em que é realizado, as ideias que divulga e os responsáveis pelas obras são todos parte da atual sociedade, que, obviamente, se diferencia das sociedades do passado, porém, carrega em si influências dessa história ao compor pinturas como a de Keith, que retrata a mensagem real de um famoso desenho, adorado por várias pessoas.



Aluno: Thiago


Marilyn Monroe Pop Art
Andy Warhol


Aluna: Daniela Lopes

Stephanie




Heart Kids

Pop Art
Artista:Romero Britto


Romero é conhecido como artista pop brasileiro, sendo radicado em Miami. Suas obras caíram no gosto das celebridades por sua alegria e sua cor, tendo sido alçado para a fama ao realizar a ilustração de uma campanha publicitária para a vodca Absolut. Começou no mundo do "grafite" e hoje é o artista preferido de vários atores e atrizes hollywoodianos.
Aos 8 anos começou a mostrar interesse e talento pelas artes. Com muita imaginação e criatividade, pintava em sucatas, papelão e jornal.
Aos 14 anos fez sua primeira exibição pública e vendeu seu primeiro quadro à Organização dos Estados Americanos. Embora encorajado por este sucesso precoce, as circunstâncias modestas de sua vida o motivaram a estabelecer metas e a criar seu próprio futuro.
Na maioria das obras de Romero Britto, ele usa textura gráfica e, geralmente, elas tratam de assuntos importantes para o dia-a-dia. Suas obras, na maioria das vezes, não são exatamente iguais à realidade, pois apresentam linhas, pontos, divisões e fragmentos de sua assinatura.


Aluno: Celio Junior

Futurismo

Pop Arte

Balonê
Estilo: Pop Arte
Artista: Romero Britto
Aluna: Ana Carolina Sousa Jorge
Romero Britto é conhecido como artista pop brasileiro onde suas obras caíram no gosto das celebridades por sua alegria e cores fortes. Peças publicitarias passaram a utilizar as obras de Romero pelo seu estilo diferente e inovador que transmiti um alto astral. A pop arte é um movimento artístico que se iniciou na década de 1950, na Inglaterra e Estados Unidos.

terça-feira, 31 de agosto de 2010

segunda-feira, 30 de agosto de 2010

A vinha Encarnada
Vincent Van Goch , 1888
Óleo em tela 75x93 cm
Museu Pushkin de Belas Artes , Moscou

Obs: Unico quadro vendido em sua carreira!!

-> Impressionismo



Aluna: Mayara Rosa Santos

quinta-feira, 26 de agosto de 2010






















Nu deitado, 1932
Pablo Picasso
óleo sobre tela
Museu Picasso - Paris
Olá turma,

Se a obra de Klee já nos faz questionar um pouco mais sobre a verdade, tal como a Laura comentou "... e essa forma meio abstrata e com traços humanos nos faz ficar mais tempo parados e admirando-a, e entendendo ela". Não seria então a arte moderna uma proximidade com a intimidade nossa, com algo de misterioso que existe tanto na obra quanto em mim. Assim, se Picasso tivesse optado em pintar a Guernica de forma figurativa e realista, será que ele não teria fechado a compreensão, não permitindo novas interpretações da obra, tornando-a mais vulnerável, mais humana?
Bem como disse o Célio, "a imagem de Klee me fez pensar em poder desenvolver uma sensibilidade maior em relação a arte e a natureza". Já que estamos nos possibilitando às essas aberturas com a arte vale conhecermos um pouco mais de Pablo Picasso.



A Leitora, 1932
Pablo Picasso
Óleo sobre tela
Museo Picasso

segunda-feira, 23 de agosto de 2010

Nova discussão

Acerca das novas conceituações essenciais do que é arte, gostaria que vocês continuassem suas interpretação partindo da imagem representando uma pintura de Paul Klee, logo abaixo e comente ainda a seguinte frase:

"A própria natureza, argumentou Klee, cria através do artista; é o mesmo poder misterioso que gerou as fantásticas formas dos animais pré-históricos e o reino feérico e sobrenatural da fauna dos mares abissais que está ainda ativo no espírito do artista e faz suas criaturas crescerem"

Lembrando ainda que todos estamos em busca da "tal" cadeira que Klee dizia, afinal faz-se necessário sentar o nosso espirito para a apreciação.

Abraços




















Paul Klee

Seguindo...

Então turma está bem interessante nossas elucidações acerca da imagem de René Magritte, Muito bom mesmo, e imagino que, com essa possibilidade de extrapolar a sala de aula, poderemos ampliar nossas discussões, possibilitar novos entendimentos e ainda nos conhecer um pouco mais. Já que cada um vem se apresentando, e como não falei muito de mim em sala de aula vou falar um pouco então:
Sou o professor Leandro Bessa :P / estou com vocês com a disciplina de Arte e Publicidade (que é minha grande paixão). Sou professor de história da arte, formado em Publicidade e propaganda pela faculdade Cambury, atuo há mais de 7 anos em escolas da rede privada de goiânia, sempre no ensino da arte, no ano de 2007 entrei na pós graduação em Filosofia da Arte no IFITEG/UEG, lá me apaixonei mais ainda pela história e pelo fazer artístico, estimulado pela professora coordenadora do curso, fui para Paris no ano de 2009, lá passei 8 meses estudando arte e viajando. Inclusive fiz um blog registrando minha viajem pela Europa e postando alguns comentários sobre arte segue aí o link: www.bessaemparis.blogspot.com
Bom sou apaixonado pelo que faço, minha maior experiência prática está no âmbito das artes cênicas, trabalho como ator desde os 9 anos de idade. Na área da Publicidade me envolvi bastante com produção cultural, fui por 3 anos agente cultural do SESC e lá realizei ações de Marketing Cultural e promoção de eventos.
Bom acho que é isso... e lembrem-se do mesmo modo que aquilo não é um cachimbo, estes não somos nós. :?

domingo, 15 de agosto de 2010

O início da conversa


Olá a todas e a todas.
Bom esse espaço será uma extensão da nossa sala de aula, aqui vocês poderão postar dúvidas, comentários e realizar tarefas extraclasse. Assim poderemos romper as barreiras do tradicional e assumir um novo paradigma de aprendizagem, aquela que não se restringe aos limites de um livro e do momento da aula.

Para iniciarmos nossa discussão sugiro que vocês se apresentem, comentem um pouco sobre vocês, porque escolheram o curso de publicidade e propaganda e quais são suas expectativa. Em seguida quero que levantem questionamento acerca da origem da arte, continuando assim nossa discussão em sala.

Para isso posto uma imagem para estimular esse bate-papo.
Então para facilitar vocês deverão:
1 º Postar uma apresentação de vocês;
2º Comentar sobre o conceito da arte dialogando com a imagem abaixo.
Ok? aguardo vocês :)

René Magritte